Картина,
"Девочка перед зеркалом", март 1932 года. Масло, холст, 64 х 51 1 / 4
"(162,3 х 130,2 см). подарок для госпожи Симон Гугенхайм.
Женская раздевалка
Woman Plaiting Her Hair
Три музыканта
Купальница
Woman Dressing her Hair
Girl with a Mandolin
Зелённый натюрморт
Head of a Sleeping Woman(Голова спящей княгини)
Bather by Picasso
Violin и виноград
Девочка на хрустальном шаре
/Биография/ Пабло Руис Пикассо
(1881, Малага - 1973, Мужен) испанский художник.
Образование.
Барселона. Многие исследователи стремятся объяснить стилистическое
непостоянство художника его генами, приписывая его матери еврейское
происхождение; однако семья Пикассо была самой что ни есть испанской и
даже андалузской и принадлежала к среде провинциальной мелкой
буржуазии. Отец художника, Хосе Руис Бласко (Пикассо - это фамилия
матери художника), был живописцем средней руки и преподавал в
художественной школе в Малаге, затем в лицее в Ла Корунье, куда он
переехал со своей семьей в 1891, и, наконец, в Художественной школе в
Барселоне, где в сентябре 1895 к нему присоединился Пабло. Именно здесь
начинается его настоящее художественное образование, несмотря на
пребывание в течение нескольких месяцев (зима 1897-1898) в
академическом Мадриде, где он, впрочем, ничему особенно не научился,
поскольку его мастерство в этой области проявилось еще раньше ("Мужчина
в фуражке", 1895). Художественная атмосфера Барселоны, в которой
преобладала неординарная личность архитектора Гауди (мастерская Пикассо
находилась перед домом, построенным Гауди), была весьма подвержена
внешним воздействиям: Ар Нуво, искусства Бердсли, Мунка и северного
экспрессионизма в целом, и в гораздо меньшей степени - импрессионизма и
французской живописи, за исключением Стейнлена и Тулуз-Лотрека, влияние
которых вскоре проявилось и в творчестве Пикассо ("Танцовщица", 1901,
Барселона, музей Пикассо). Каталонские художники, с которыми Пикассо
знакомится в кафе "Четыре кота", заново открывают Эль Греко, Сурбарана,
средневековую каталонскую скульптуру, Испанию, более непосредственную и
страстную, чем это допускалось официальным обучением. Эта
провинциальная и романтическая интеллигенция была глубоко пронизана
социальными интересами и отличалась настоящей необузданностью
анархических кругов. Пикассо, казалось, сильно переживал нищету и
духовное убожество проституток и пьяниц, завсегдатаев кабаре и домов
свиданий Баррио Чино; в них Пикассо нашел основные черты своих
персонажей и темы будущего "голубого" периода (1901-1905).
Первые
поездки в Париж. "Голубой" и "розовый" периоды. В 1900 Пикассо впервые
побывал в Париже, где он сдружился с Исидро Ноньелем, наиболее близким
ему каталонским художником, но оказавшим на него гораздо меньшее
влияние, чем этого хотят некоторые испанские исследователи. Он вновь
приезжает в Париж в 1901 и 1902, и окончательно в 1904. Несмотря на
парижскую тональность некоторых картин того времени ("Любительница
абсента", 1901, СанктПетербург, Гос. Эрмитаж), искусство Пикассо вплоть
до 1907 сохраняет свой чисто испанский характер. Талантливый молодой
живописец в одиночестве занимается в Париже изучением интернациональной
живописи и вбирает в себя и с поразительной легкостью усваивает самые
разные влияния: Тулуз-Лотрека, Гогена ("Жизнь", 1903, Кливленд, музей),
Каррьера ("Мать и дитя", 1903, Барселона, музей Пикассо), Пюви де
Шаванна, набидов ("Облокотившийся Арлекин", 1901, частное собрание), а
также греческого искусства ("Водопой", сухая игла, 1905) и некоторых
испанских традиций ("Старый гитарист", 1903, Чикаго, Художественный
институт; "Портреты госпожи Каналье", 1905, Барселона, музей Пикассо).
После произведений "голубого" периода (названного так из-за
преобладающего голубого цвета), на которых изображены изможденные от
работы и голода люди ("Гладильщица", 1904, Нью-Йорк, музей Соломона
Гуггенхейма; "Скудная трапеза", офорт, 1904), картины "розового"
периода представляют мир циркачей и бродяг ("Семья акробатов с
обезьяной", 1905, Гетеборг, музей; "Девочка на шаре", Москва, Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; "Семейство комедиантов",
Вашингтон, Нац. гал.).
Накануне
кубизма. Вплоть до 1906 живопись Пикассо носит спонтанный характер,
остается безразличной к чисто пластическим проблемам, и художник,
кажется, почти не проявляет интереса к поискам современной живописи. С
1905, и, вероятно, уже под влиянием Сезанна, он стремится придать
формам больше простоты и значительности, в меньшей степени, однако,
отразившейся на его первых скульптурных работах ("Шут", 1905), нежели в
произведениях эллинизирующего периода ("Мальчик, ведущий лошадь",
Нью-Йорк, Музей современного искусства). Но отказ от декоративной
вычурности раннего творчества происходит во время поездки летом 1906 в
Андорру, в Госоль, где он впервые обратился к "примитивизму",
чувственному и формальному, который он будет разрабатывать на
протяжении всей своей творческой карьеры. По возвращении Пикассо
завершает портрет Гертруды Стайн (Нью-Йорк, музей Метрополитен), пишет
страшных, варварских обнаженных (Нью-Йорк, Музей современного
искусства), а зимой работает над "Авиньонскими девицами" (Нью-Йорк,
Музей современного искусства), картиной очень сложной, в которой
сочетаются различные влияния - Сезанна, испанской скульптуры и
африканского искусства, которое было (хотя сам художник отрицал это)
одним из основных источников кубизма ("Танец с покрывалами", 1907,
Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж).
Кубизм.
В 1907-1914 Пикассо работает в таком тесном сотрудничестве с Браком,
что не всегда возможно установить его вклад на разных этапах
кубистической революции. После периода сезаннизма, завершившегося
портретом Кловиса Саго (весна 1909, Гамбург, Кунстхалле), он уделяет
особое внимание превращению форм в геометрические блоки ("Фабрика в
Хорта де Эбро", лето 1909, Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж), увеличивает
и ломает объемы ("Портрет Фернанда Оливье", 1909, Дюссельдорф,
Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия), рассекает их на
плоскости и грани, продолжающиеся в пространстве, которое сам он
считает твердым телом, неизбежно ограниченным плоскостью картины
("Портрет Канвейлера", 1910, Художественный институт). Перспектива
исчезает, палитра тяготеет к монохромности, и хотя первоначальная цель
кубизма состояла в том. чтобы более убедительно, чем с помощью
традиционных приемов, воспроизвести ощущение пространства и тяжести
масс, картины Пикассо зачастую сводятся к непонятным ребусам. Чтобы
вернуть связь с реальностью, Пикассо и Брак вводят в свои картины
типографский штрифт, элементы "обманок" и грубые материалы - обои,
куски газет, спичечные коробки. Техника коллажа соединяет грани
кубистической призмы в большие плоскости, расположенные на поверхности
и, на первый взгляд, почти произвольно ("Гитара и скрипка", 1913,
Филадельфия, Музей искусства, собрание Аренсберга; Санкт-Петербург,
Гос. Эрмитаж), или передает в спокойной и юмористической манере
открытия, сделанные в 1910-1913 ("Портрет девушки", 1914, Париж, Нац.
музей современного искусства, Центр Помпиду). Собственно кубистический
период в творчестве Пикассо заканчивается вскоре после начала Первой
мировой войны, разделившей его с Браком. Хотя в своих значительных
произведениях художник использует некоторые кубистические приемы вплоть
до 1921 ("Три музыканта", 1921, Нью-Йорк, Музей современного искусства).
После
войны. Возращение к предметной живописи. В 1917 Жан Кокто уговаривает
Пикассо поехать с ним в Рим для исполнения декораций к балету "Парад"
на музыку Эрика Сати для Сергея Дягилева. Сотрудничество Пикассо с
Русскими балетами (декорации и костюмы для "Треуголки", 1919)
воскрешает в нем интерес к декоративизму и возвращает его к персонажам
своих ранних работ ("Арлекин", 1913, Париж, Нац. музей современного
искусства, Центр Помпиду). "Пассеистический по замыслу", как говорил
Лев Бакст, занавес для "Парада" отмечает возникший еще в 1915 ("Портрет
Воллара", рисунок) возврат к реалистическому искусству, к изящному и
тщательному рисунку, часто "энгристскому", к монументальности форм,
навеянной античным искусством ("Три женщины у источника", 1921,
Нью-Йорк, Музей современного искусства). Это выражается то с оттенком
народной грубоватости ("Флейта Пана", 1923, Париж, музей Пикассо), то в
своего рода буффонаде ("Две женщины на пляже", 1922, там же).
Эйфорическая и консервативная атмосфера послевоенного Парижа, женитьба
Пикассо на буржуазной Ольге Хохловой, успех художника в обществе - все
это отчасти объясняет этот возврат к фигуративности, временный и притом
относительный, поскольку Пикассо продолжает писать в то время ярко
выраженные кубистические натюрморты ("Мандолина и гитара", 1924,
НьюЙорк, музей Соломона Гуггенхейма). Наряду с циклом великанш и
купальщиц, картины, вдохновленные "помпейским" стилем ("Женщина в
белом", 1923, Нью-Йорк, Музей современного искусства), многочисленные
портреты жены ("Портрет Ольги", пастель, 1923, частное собрание) и сына
("Поль в костюме Пьеро", Париж, музей Пикассо) являют собой одни из
самых пленительных произведений, когдалибо написанных художником, даже
при том, что своей слегка классической направленностью и пародийностью
они несколько озадачили авангард того времени. В этих работах впервые
обнаруживается настроение, которое проявилось с особой силой уже позже
и которое было присуще многим художникам, и в частности Стравинскому, в
период между двумя войнами: интерес к стилям прошлого, ставшим
культурным "архивом", и необыкновенная виртуозность в их переложении на
современный язык.
Контакты
с сюрреализмом. В 1925 начинается один из самых сложных и неровных
периодов в творчестве Пикассо. После эпикурейского изящества 1920-х
("Танец", Лондон, гал. Тейт) мы попадаем в атмосферу конвульсий и
истерии, в ирреальный мир гал^ люцинаций, что можно объяснить, отчасти,
влиянием поэтов-сюрреалистов, влиянием несомненным и сознательным,
проявившимся в некоторых рисунках, стихотворениях, написанных в 1935, и
театральной пьесе, созданной во время войны. На протяжении нескольких
лет воображение Пикассо, казалось, могло создавать только монстров,
неких разорванных на части существ ("Сидящая купальщица", 1929,
Нью-Йорк, Музей современного искусства), орущих ("Женщина в кресле",
1929, Париж, музей Пикассо), раздутых до абсурда и бесформенных
("Купальщица", рисунок, 1927, частное собрание) или воплощающих
метаморфические и агрессивно-эротические образы ("Фигуры на берегу
моря", 1931, Париж, музей Пикассо). Несмотря на несколько более
спокойных произведений, которые являются в живописном плане наиболее
значительными, стилистически это был весьма переменчивый период
("Девушка перед зеркалом", 1932, Нью-Йорк, Музей современного
искусства). Женщины остаются главными жертвами его жестоких
бессознательных причуд, возможно, потому, что сам Пикассо плохо ладил
со своей собственной женой, или потому, что простая красота
Марии-Терезы Вальтер, с которой он познакомился в марте 1932,
вдохновляла его на откровенную чувственность ("Зеркало", 1932, частное
собрание). Она стала также моделью для нескольких безмятежных и
величественных скульптурных бюстов, исполненных в 1932 в замке Буажелу,
который он приобрел в 1930. В 1930-1934 именно в скульптуре выражается
вся жизненная сила Пикассо: бюсты и женские ню, в которых иногда
заметно влияние Матисса ("Лежащая женщина", 1932), животные, маленькие
фигуры в духе сюрреализма ("Мужчина с букетом", 1934) и особенно
металлические конструкции, имеющие полуабстрактные, полуреальные формы
и исполненные порой из грубых материалов (он создает их с помощью
своего друга, испанского скульптора Хулио Гонсалеса - "Конструкция",
1931). Наряду с этими странными и острыми формами, гравюры Пикассо к
"Метаморфозам" Овидия (1930) и Аристофану (1934) свидетельствуют о
постоянстве его классического вдохновения.
Минотавр
и "Герника". Тема быков возникает в творчестве Пикассо, вероятно, во
время его двух поездок в Испанию в 1933 и 1934, причем облекаются они в
достаточно литературные формы: образ Минотавра, который то и дело
возникает в красивой серии гравюр, исполненных в 1935
("Минотавромахия"). Этот образ смертоносного быка завершает
сюрреалистический период в творчестве Пикассо, но в то же время
определяет главную тему "Герники", самого знаменитого его произведения,
которое он пишет через несколько недель после разрушения немецкой
авиацией маленького басского городка и которое знаменует начало его
политической деятельности (Мадрид, Прадо; до 1981 картина находилась в
Нью-Йорке, в Музее современного искусства). Ужас, охвативший Пикассо
перед угрозой варварства, нависшего над Европой, его страх перед войной
и фашизмом, художник не выразил это прямо, но придал своим картинам
тревожную тональность и мрачность ("Рыбная ловля ночью на Антибах",
1939, Нью-Йорк, Музей современного искусства), сарказм, горечь, которые
не коснулись только лишь детских портретов ("Майя и ее кукла", 1938,
Париж, музей Пикассо). И вновь женщины стали главными жертвами этого
общего мрачного настроения. Среди них - Дора Маар, с которой художник
сблизился в 1936 и красивое лицо которой он деформировал и искажал
гримасами ("Плачущая женщина", 1937, Лондон, бывшее собрание Пенроуз).
Никогда еще женоненавистничество художника не выражалось с такой
ожесточенностью; увенчанные нелепыми шляпами, лица, изображенные в фас
и в профиль, дикие, раздробленные, рассеченные потом тела, раздутые до
чудовищных размеров, а их части соединены в бурлескные формы ("Утренняя
серенада", 1942, Париж, Нац. музей современного искусства, Центр
Помпиду). Немецкая оккупация не могла, понятно, испугать Пикассо,
который оставался в Париже с 1940 по 1944. Она также нисколько не
ослабила его деятельности: портреты, скульптуры ("Человек с агнцем"),
скудные натюрморты, которые порой с глубоким трагизмом выражают всю
безысходность эпохи ("Натюрморт с бычьим черепом", 1942, Дюссельдорф,
Художественное собрание земли Северный РейнВестфалия).
После
освобождения. Картина "Бойня" (1944-1945, Нью-Йорк, Музей современного
искусства) - последнее трагическое произведение Пикассо. Осенью
1944
он публично заявляет о своем вступлении в коммунистическую партию, но
кажется, не проникается ее идеями настолько, чтобы выражать их в своих
крупных исторических произведениях, чего, вероятно, ждали от него его
политические товарищи ("Резня в Корее", 1951, Париж, музей Пикассо).
Голубь, изображенный на плакате Всемирного конгресса сторонников мира в
Париже (1949), оказался, вероятно, наиболее действенным проявлением
политических убеждений художника. Кроме того, эта работа способствовала
тому, что он стал легендарной, всемирно известной личностью.
Послевоенное
творчество Пикассо можно назвать счастливым; он сближается с молодой
Франсуазой Жило, с которой познакомился в 1945 и которая подарит ему
двоих детей, дав таким образом темы его многочисленных семейных картин,
мощных и очаровательных. Он уезжает из Парижа на юг Франции, открывает
для себя радость солнца, пляжа, моря. Он живет в Валлорисе (1948),
затем в Каннах (1955), покупает в 1958 замок Вовенарг и в 1961
уединяется в сельском доме Нотр-Дам-де-Ви в Мужене. Произведения,
созданные в 1945-1955, очень среднеземноморские по духу, характерны
своей атмосферой языческой идиллии и возвращением античных настроений,
которые находят свое выражение в картинах и рисунках, созданных в конце
1946 в залах музея Антиб, ставшего впоследствии музеем Пикассо
("Радость жизни"). Но особенно сильны в этот период отказ от
декоративного пыла и поиски новых выразительных средств. Все это
проявилось в многочисленных литографиях (ок. 200 больших листов, ноябрь
1945
- апрель 1949), плакатах, ксилографиях и линогравюрах, керамике и
скульптуре. Осенью 1947 Пикассо начинает работать на фабрике "Мадура" в
Валлорисе; увлеченный проблемами ремесла и ручного труда, он сам
выполняет множество блюд, декоративных тарелок, антропоморфных кувшинов
и статуэток в виде животных ("Кентавр", 1958), иногда несколько
архаичных по манере, но всегда полных очарования и остроумия. Особенно
важны в тот период скульптуры ("Беременная женщина", 1950). Некоторые
из них ("Коза", 1950; "Обезьяна с малышом", 1952) сделаны из случайных
материалов (брюхо козы выполнено из старой корзины) и относятся к
шедеврам техники ассамбляжа. В 1953 Франсуаза Жило и Пикассо
расходятся. Это было для художника началом тяжелого морального кризиса,
который эхом отдается в замечательной серии рисунков, исполненных между
концом 1953 и концом зимы 1954; в них Пикассо, по-своему, в
озадачивающей и ироничной манере, выразил горечь старости и свой
скептицизм по отношению к самой живописи. В 1954 он встречается с
Жаклин Рок, которая в 1958 станет его женой и вдохновит его на серию
очень красивых портретов.
Произведения
последних пятнадцати лет творчества художника очень разнообразны и
неровны по качеству ("Мастерская в Каннах", 1956, Париж, музей
Пикассо). Можно, однако, выделить испанский источник вдохновения
("Портрет художника, в подражание Эль Греко", 1950, частное собрание) и
элементы тавромахии (возможно, потому, что Пикассо был страстным
поклонником популярного на юге Франции боя быков), выраженные в
рисунках и акварелях в духе Гойи (1959-1968). Чувством неудовлетворения
собственным творчеством отмечена серия интерпретаций и вариаций на темы
знаменитых картин "Девушки на берегу Сены. По Курбе" (1950, Базель,
Художественный музей); "Алжирские женщины. По Делакруа" (1955);
"Менины. По Веласкесу" (1957); "Завтрак на траве. По Мане" (1960).
Никто из критиков не смог дать удовлетворительного объяснения этим
странным, дерзким композициям, даже если они находили свое завершение в
действительно превосходной картине ("Менины", 17 августа 1957,
Барселона, музей Пикассо).
Музей
Пикассо был открыт в Барселоне, благодаря самому художнику, который в
1970 преподнес в дар городу свои работы. В 1985 музей Пикассо был
открыт и в Париже (отель Сале); сюда вошли работы, переданные
наследниками художника, - более 200 картин, 158 скульптур, коллажи и
тысячи рисунков, эстампов и документов, а также личная коллекция
Пикассо. Новые дары наследников (1990) обогатили парижский музей
Пикассо, Городской музей современного искусства в Париже и несколько
провинциальных музеев (картины, рисунки, скульптуры, керамика, гравюры
и литографии).